Modernidad: un proyecto incompleto
Jürgen Habermas1
En 1980, la Bienal de Venecia incluyó arquitectos en la muestra. La nota dominante
en esa primera bienal de Arquitectura fue la desilusión. Diría que los que estaban en
Venecia formaban parte de una vanguardia que había invertido sus frentes, sacrificando la
tradición de la modernidad en nombre de un nuevo historicismo. En esa ocasión, el crítico
del Frankfurter Allgemeine Zeitung esbozó una tesis cuya significación superaba el hecho
mismo de la bienal para convertirse en un diagnóstico de nuestro tiempo: “La
posmodernidad se presenta, sin duda, como Antimodernidad”. Esta afirmación se aplica a
una corriente emocional de nuestra época que ha penetrado todas las esferas de la vida
intelectual. Y ha convertido en puntos prioritarios de reflexión a las teorías sobre el
posiluminismo, la posmodernidad e, incluso, la poshistoria.
De la historia nos llega una expresión: “Antiguos y modernos”. Comencemos por
definir estos conceptos. El término “moderno” ha realizado un largo camino, que Hans
Robert Jauss investigó2
. La palabra, bajo su forma latina modernus, fue usada por primera
vez a fines del siglo V, para distinguir el presente, ya oficialmente cristiano, del pasado
romano pagano. Con diversos contenidos, el término “moderno” expresó una y otra vez la
con ciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado, considerándose
resultado de una transición desde lo viejo hacia lo nuevo.
Algunos restringen el concepto de “modernidad” al Renacimiento; esta perspectiva
me parece demasiado estrecha. Hubo quien se consideraba moderno en pleno siglo XII o en
la Francia del siglo XVII, cuando la querella de Antiguos y Modernos. Esto significa que el
término aparece en todos aquellos períodos en que se formó la conciencia de una nueva
época, modificando su relación con la antigüedad y considerándosela un modelo que podía
ser recuperado a través de imitaciones.
Este hechizo que los clásicos de la antigüedad mantenían sobre el espíritu de épocas
posteriores fue disuelto por los idea les del Iluminismo francés. La idea de ser “moderno” a
través de una relación renovada con los clásicos, cambió a partir de la confianza, inspirada
en la ciencia, en un progreso infinito del conocimiento y un infinito mejoramiento social y
moral. Surgió así una nueva forma de la conciencia moderna. El modernismo romántico
quiso oponerse a los viejos ideales de los clásicos; buscó una nueva era histórica y la
encontró en la idealización de la Edad Media. Sin embargo, este nuevo período ideal,
descubierto a principios del siglo XIX, no se convirtió en un punto inconmovible. En el curso
1
Jurgen Habermas: Modernidad: un proyecto incompleto. En: Nicolás Casullo (ed.): El debate
Modernidad Pos-modernidad. Buenos Aires, Editorial Punto Sur, 1989. pp. 131 – 144.
2
Jauss discute la concepción y las nociones de modernidad y moderno en: “La modernité dans la
tradition littéraire et la conscience d’au-jourd’hui”, incluido en Pour une esthétique de la reception,
París, Gallimard, 1978.
2
del siglo XIX, el espíritu romántico, que había radicalizado su conciencia de la modernidad,
se liberó de remisiones históricas específicas. Ese nuevo modernismo planteó una oposición
abstracta entre tradición y presente. Todavía somos hoy, de algún modo, los
contemporáneos de esa modernidad estética surgida a mediados del siglo XIX. Desde
entonces, la marca distintiva de lo moderno es “lo nuevo”, que es superado y condenado a
la obsolescencia por la novedad del estilo que le sigue. Pero, mientras que lo que es
meramente un “estilo” puede pasar de moda, lo moderno conserva un lazo secreto con lo
clásico. Se sabe, por supuesto, que todo lo que sobrevive al tiempo llega a ser considerado
clásico. Pero el testimonio verdaderamente moderno no extrae su clasicidad de la autoridad
pretérita, sino que se convierte en clásico cuando ha logrado ser completa y auténticamente
moderno. Nuestro sentido de la modernidad produce sus pautas autosuficientes. Y la
relación entre “moderno” y “clásico” ha perdido así una referencia histórica fija.
Disciplina de la modernidad estética
El espíritu y la disciplina de la modernidad estética se diseñó claramente en la obra
de Baudelaire. La modernidad se desplegó luego en varios movimientos de vanguardia y,
finalmente, alcanzó su culminación en el Café Voltaire de los dadaístas y en el surrealismo.
La modernidad estética se caracteriza por actitudes que tienen su eje común en una nueva
conciencia del tiempo, expresada en las metáforas de la vanguardia. La vanguardia se ve a
si misma invadiendo territorios desconocidos, exponiéndose al peligro de encuentros
inesperados, conquistando un futuro, trazando huellas en un paisaje que todavía nadie ha
pisado.
Pero este volcarse hacia adelante, esta anticipación de un futuro indefinible y ese
culto de lo nuevo, significan, en realidad, la exaltación del presente. La nueva conciencia
del tiempo, que penetra en la filosofía con los escritos de Bergson, expresa algo más que la
experiencia de la movilidad en lo social de la aceleración en la historia, de la discontinuidad
en la vida. Este valor nuevo atribuido a la transitoriedad, a lo elusivo y efímero, la
celebración misma del dinamismo, revela una nostalgia por un presente inmaculado y
estable.
Todo esto explica el lenguaje bastante abstracto con el cual el moderno se refiere al
“pasado”. Las épocas pierden sus rasgos distintivos. La memoria histórica es reemplazada
por la afinidad heroica del presente con los extremos de la historia: un sentido del tiempo
en el cual la decadencia se reconoce a sí misma en la barbarie, lo salvaje y lo primitivo. Se
detecta la intención anárquica de hacer explotar el continuum de la historia, a partir de la
fuerza subversiva de esta nueva conciencia estética. La modernidad se rebela contra la
función normalizadora de la tradición; en verdad, lo moderno se alimenta de la experiencia
de su rebelión permanente contra toda normatividad. Esta rebelión es una manera de
neutralizar las pautas de la moral y del utilitarismo. La conciencia estética pone
constantemente en escena un juego dialéctico entre ocultamiento y escándalo público; se
fascina con el horror que acompaña a toda profanación y, al mismo tiempo, siempre
termina huyendo de los resultados triviales de la profanación.
Por otro lado, la conciencia del tiempo articulada por el arte de vanguardia no es
simplemente ahistórica; se dirige más bien contra lo que podría denominarse una falsa
normatividad de la historia. El espíritu moderno y de vanguardia ha tratado de utilizar el
pasado de manera diferente; dispone de esos pasados que le son proporcionados por la
erudición objetivizante del historicismo, oponiéndose al mismo tiempo a la historia
neutralizada que permanece en el encierro del museo historicista.
A partir del espíritu del surrealismo, Walter Benjamin construye la relación de la
modernidad con la historia, desde una actitud que yo llamaría poshistoricista. Recuerda la
3
autocomprensión de la Revolución Francesa: “La Revolución citaba a la Roma antigua, del
mismo modo que la moda cita un vestido viejo. La moda tiene el olfato de lo actual, incluso
moviéndose en la espesura de lo que alguna vez lo fue”. Este es el concepto de Benjamín
del Jetztzeit, del presente como momento de revelación: un momento en que se mezclan
destellos de actualidad mesiánica. En este sentido, la Roma antigua era, para Robespierre,
un pasado cargado de revelaciones actuales3
.
Ahora bien, este espíritu de la modernidad estética ha comenzado a envejecer.
Citado nuevamente en los años sesenta, debemos reconocer que, después de los setenta,
este modernismo origina respuestas mucho más débiles que hace quince años. Octavio Paz,
un compañero de ruta de la modernidad, señalaba que ya a mediados de la década del
sesenta “la vanguardia de 1967 repite los gestos de 1917. Estamos enfrentados a la idea
del fin del arte moderno”. La obra de Peter Bürger nos enseña hoy la idea de
“posvanguardia”, término elegido para indicar el fracaso de la rebelión surrealista4
. Pero,
¿cuál es el significado de este fracaso? ¿Significa un adiós a la modernidad? ¿La existencia
de la posvanguardia marca una transición hacia ese fenómeno más amplio denominado
posmodernidad?
Esta es, en realidad, la interpretación de Daniel Bell, el más brillante de los
neoconservadores norteamericanos. En su libro, The Cultural Contradictions of Capitalism,
Bell afirma que las crisis de las sociedades desarrolladas de Occidente deben remitirse a
una escisión entre cultura y sociedad. La cultura moderna ha penetrado los valores de la
vida cotidiana; el mundo está infestado de modernismo. A causa del modernismo, son
hegemónicos el principio de autorrealización ilimitada, la exigencia de una auto experiencia
auténtica y el subjetivismo de una sensibilidad hiperestimulada. Estas tendencias liberan
motivaciones hedonísticas, irreconciliables con la disciplina de la vida profesional en
sociedad. Más aún, continúa Bell, la cultura modernista es totalmente incompatible con las
bases morales de una conducta dirigida y racional. De este modo, Bell responsabiliza de la
disolución de la “ética protestante” (fenómeno que ya había preocupa do a Max Weber) a la
“cultura enemiga”. En su forma moderna, la cultura alimenta el odio por las convenciones y
virtudes de la vida cotidiana, que habían sido racionalizadas bajo las presiones de
imperativos económicos y administrativos.
Me gustaría llamar la atención sobre un pliegue particularmente complejo de este
punto de vista. Se nos dice que el impulso de la vanguardia está agotado, que cualquiera
que se considere de vanguardia puede ir leyendo su condena a muerte. Aunque la
vanguardia siga expandiéndose, ya no es más creativa. El modernismo dominaría, pero
muerto. Aquí surge la pregunta para el neoconservador: ¿cómo se originarán las normas en
una sociedad que limitará los impulsos libertinos y restablecerá la ética de la disciplina y el
trabajo? ¿Qué normas frenarán la nivelación producida por el estado de bienestar, para que
vuelvan a ser dominantes las virtudes de la competencia individual por el éxito? Bell cree
que la única solución está en un resurgimiento religioso. La fe religiosa y la fe en la
tradición podrían proporcionar a los hombres una identidad definida y seguridad existencial.
Modernidad cultural y modernización social
Evidentemente, no hay magia que pueda conjurar y producir las creencias necesarias
a este principio de autoridad. Análisis como los de Bell desembocan, entonces, en actitudes
difundidas en Alemania y Estados Unidos: confrontaciones intelectuales y políticas con los
3
Walter Benjamin: Tesis de filosofía de la historia, en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus,
1973.
4
Peter Bürger es autor de Theory of the Avantgarde, Minneapolis, 1983.
4
cursos de la modernidad. Cito a Peter Steinfels, observador del nuevo estilo que los
neoconservadores impusieron en la escena intelectual durante los años setenta: “La lucha
toma la forma de la denuncia de toda manifestación que pueda ser considerada propia de
una mentalidad de oposición, diseñando su lógica para vincularla con las diversas formas de
extremismo: la conexión entre modernismo y nihilismo, entre regulación estatal y
autoritarismo, entre crítica del gasto militar y rendición al comunismo, entre la liberación
femenina o los derechos homosexuales y la destrucción de la familia, entre la izquierda en
general y el terrorismo, el antisemitismo y el fascismo...”5
.
El argumento ad hominem y estas ácidas acusaciones intelectuales se difundieron en
Alemania. No deberían explicarse en los términos de la psicología de los ensayistas
neoconservadores, sino que testimonian más bien la debilidad de la doctrina neo
conservadora misma. El neoconservatismo desplaza sobre el modernismo cultural las
incómodas cargas de una más o menos exitosa modernización capitalista de la economía y
la sociedad. La doctrina neoconservadora esfuma la relación entre el proceso de
modernización societal, que aprueba, y el desarrollo cultural, del que se lamenta. Los
neoconservadores no pueden abordar las causas económicas y sociales del cambio de
actitudes hacia el trabajo, el consumo, el éxito y el ocio. En consecuencia, responsabilizan a
la cultura del hedonismo, la ausencia de identificación social y de obediencia, el narcisismo,
el abandono de la competencia por el estatus y el éxito. Pero, en realidad, la cultura
interviene en el origen de todos estos problemas de modo sólo indirecto y mediado.
Desde el punto de vista neoconservador, los intelectuales que están todavía
comprometidos con el proyecto de la modernidad ocupan el lugar de esas causas aún no
analizadas. El estado de ánimo neoconservador no se origina, hoy, en el descontento frente
a las consecuencias opuestas de un flujo de cultura que irrumpe en la sociedad desde los
museos. Su descontento no ha nacido por obra de los intelectuales modernos. Está
arraigado en reacciones muy profundas frente a los procesos de modernización societal.
Bajo las presiones de la dinámica económica y de la organización de las tareas y logros del
Estado, esta modernización social penetra cada vez más profundamente en formas previas
de la existencia humana.
Así, por ejemplo, los neopopulistas expresan en sus protestas un difundido temor
respecto de la destrucción del entorno urbano y natural y de las formas de relación entre
los hombres. Los neoconservadores se permiten ironías sobre estas protestas. Las tareas de
transmisión de una tradición cultural, de integración social y de socialización requieren una
determinada adhesión a lo que yo denomino racionalidad comunicativa. Las situaciones de
donde surgen la protesta y el descontento se originan precisamente cuando las esferas de
la acción comunicativa, centradas sobre la reproducción y transmisión de valores y normas,
son penetradas por una forma de modernización regida por estándares de racionalidad
económica y administrativa, muy diferentes de los de la racionalidad comunicativa de la que
dependen esas esferas. Justamente, las doctrinas neoconservadoras desvían su atención de
esos procesos societales, proyectando las causas, que no iluminan, hacia el plano de una
cultura subversiva y sus defensores. Sin duda, la modernidad cultural genera también sus
propias aporías. Independientemente de las consecuencias de la modernización societal y
dentro de una perspectiva de desarrollo cultural, se originan motivos que arrojan dudas
sobre el proyecto de la modernidad. Después de haber abordado una crítica débil a la
modernidad como la de los neoconservadores, permítaseme ahora pasar a la cuestión de
las aporías de la modernidad cultural, cuestión que muchas veces sólo sirve corno pretexto
para la defensa del posmodernismo, para recomendar una vuelta a alguna forma
premoderna o, por último, para rechazar de plano la modernidad.
5
Peter Steinfels, The Neoconservatives, Nueva York, Simon and Schus ter, 1969, p. 65.
5
El proyecto del Iluminismo
La idea de modernidad está íntimamente ligada al desarrollo del arte europeo, pero lo
que llamo el “proyecto de la modernidad” sólo se pone a foco cuando se prescinde de la
habitual focalización sobre el arte. Permítaseme comenzar un análisis diferente, recordando
una idea de Max Weber. Él caracterizó, la modernidad cultural como la separación de la
razón sustantiva expresada en la religión y la metafísica en tres esferas autónomas:
ciencia, moralidad y arte, que se diferenciaron porque las visiones del mundo unificadas de
la religión y la metafísica se escindieron. Desde el siglo XVIII, los problemas heredados de
estas viejas visiones del mundo pudieron organizarse según aspectos específicos de validez:
verdad, derecho normativo, autenticidad y belleza. Pudieron entonces ser tratados como
problemas de conocimiento, de justicia y moral o de gusto. A su vez pudieron
institucionalizarse el discurso científico, las teorías morales, la jurisprudencia y la
producción y crítica de arte. Cada dominio de la cultura correspondía a profesiones
culturales, que enfocaban los problemas con perspectiva de especialistas. Este tratamiento
profesional de la tradición cultural trae a primer plano las estructuras intrínsecas de cada
una de las tres dimensiones de la cultura. Aparecen las estructuras de la racionalidad
cognitivo-instrumental, de la moral-práctica y de la estético-expresiva, cada una de ellas
sometida al control de especialistas, que parecen ser más proclives a estas lógicas
particulares que el resto de los hombres. Como resultado, crece la distancia entre la cultura
de los expertos y la de un público más amplio. Lo que se incorpora a la cultura a través de
la reflexión y la práctica especializadas no se convierte necesaria ni inmediatamente en
propiedad de la praxis cotidiana. Con una racionalización cultural de este tipo, crece la
amenaza de que el mundo, cuya sustancia tradicional ya ha sido desvalorizada, se
empobrezca aún más.
El proyecto de modernidad formulado por los filósofos del iluminismo en el siglo XVIII
se basaba en el desarrollo de una ciencia objetiva, una moral universal, una ley y un arte
autónomos y regulados por lógicas propias. Al mismo tiempo, este proyecto intentaba
liberar el potencial cognitivo de cada una de estas esferas de toda forma esotérica.
Deseaban emplear esta acumulación de cultura especializada en el enriquecimiento de la
vida diaria, es decir en la organización racional de la cotidianeidad social.
Los filósofos del iluminismo, como Condorcet por ejemplo, todavía tenían la
extravagante esperanza de que las artes y las ciencias iban a promover no sólo el control
de las fuerzas naturales sino también la comprensión del mundo y del individuo, el progreso
moral, la justicia de las instituciones y la felicidad de los hombres. Nuestro siglo ha
conmovido este optimismo. La diferenciación de la ciencia, la moral y el arte ha
desembocado en la autonomía de segmentos manipulados por especialistas y escindidos de
la hermenéutica de la comunicación diaria. Esta escisión está en la base de los intentos, que
se le oponen, para rechazar la cultura de la especialización. Pero el problema no se
disuelve: ¿deberíamos tratar de revivir las intenciones del iluminismo o reconocer que todo
el proyecto de la modernidad es una causa perdida? Quiero volver ahora al problema de la
cultura artística, después de haber señalado las razones por las que, desde un punto de
vista histórico, la modernidad estética es sólo una parte de la modernidad cultural.
Los falsos programas de la negación de la cultura
Simplificando, diría que en la historia del arte moderno puede detectarse la tendencia
hacia una autonomía aún mayor de sus definiciones y prácticas. La categoría de Belleza y la
esfera de los objetos bellos se constituyeron en el Renacimiento. En el curso del siglo XVIII,
6
la literatura, las bellas artes y la música fueron institucionalizadas como actividades
independientes de lo sagrado y de la corte. Luego, a mediados del siglo XIX, emergió una
concepción esteticista del arte, que impulsó a que el artista produjera sus obras de acuerdo
con la conciencia diferenciada del arte por el arte. La autonomía de la esfera estética se
convertía así en un proyecto consciente y el artista de talento podía entonces trabajar en la
búsqueda de la expresión de sus experiencias, experiencias de una subjetividad
descentralizada, liberada de las presiones del conocimiento rutinizado o de la acción
cotidiana.
Hacia mediados siglo XIX, comenzó un movimiento en la pintura y la literatura, que
Octavio Paz piensa puede resumirse en los textos de crítica de arte de Baudelaire. Las
líneas, el color, los sonidos, el movimiento dejaron de servir, en primer lugar, a la
representación, en la medida en que los medios de expresión y las técnicas de producción
se convirtieron, por sí mismos, en objeto estético. Por eso Theodor Adorno pudo comenzar
su Teoría estética de este modo: “Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es
evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la
existencia”. Y esto es precisamente lo que el surrealismo rechazó: das Existenzrecht der
Kunst als Kunst. Seguramente, el surrealismo no hubiera cuestionado el derecho del arte a
la existencia, si el arte moderno no hubiera prometido la felicidad de su propia relación “con
la totalidad” de la vida. Para Schiller, esa promesa se basaba en la intuición estética, pero
no se realizaba por ella. En sus Cartas sobre la educación estética de los hombres se refiere
a una utopía colocada más allá del arte. Pero cuando llegamos a la época de Baudelaire,
que repitió esta promesse de bonheur por el arte la utopía de la reconciliación con la
sociedad ya tenía un gusto amargo. Una relación de opuestos había surgido a la existencia;
el arte se había convertido en un espejo crítico, que mostraba la naturaleza irreconciliable
de los mundos estético y social. El costo doloroso de esta transformación moderna
aumentaba cuanto más se alienaba el arte de la vida y se refugiaba en una intocable
autonomía completa. De estas corrientes, finalmente, nacieron las energías explosivas que
se descargaron en el intento del surrealismo de destruir la esfera autárquica del arte y
forzar su reconciliación con la vida.
Pero todos estos intentos de poner en un mismo plano el arte y la vida, la ficción y la
praxis; los intentos de disolver las diferencias entre artefacto y objeto de uso, entre puesta
en escena consciente y excitación espontánea; los intentos por los cuales se declaraba qué
todo era arte y todos artistas, disolviendo los criterios de juicio y equiparando el juicio
estético con la expresión de las experiencias subjetivas: todos estos programas se
demostraron como experimentos sin sentido. Experimentos que sólo lograron revivir e
iluminar con intensidad a exactamente las mismas estructuras artísticas que pretendían
disolver. Otorgaron una nueva legitimidad, como fines en sí mismos, a la forma en la
ficción, a la trascendencia del arte sobre la sociedad, al carácter concentrado y planificado
de la producción artística y al especial estatuto cognoscitivo de los juicios de gusto. El
proyecto radicalizado de negar el arte terminó, irónicamente, legitimando justamente
aquellas categorías mediante las cuales el iluminismo había delimitado la esfera objetiva de
lo estético. Los surrealistas protagonizaron las batallas más extremas y encarnizadas, pero
su rebelión se vio profundamente afectada por dos errores. En primer lugar, cuando los
continentes de una esfera cultural autónoma se destruyen, sus contenidos se dispersan.
Nada queda en pie después de la desublimación del sentido o la desestructuración de la
forma. El efecto emancipatorio, esperado no se produce.
El segundo error tuvo consecuencias más importantes. En la vida diaria, los
significados cognoscitivos, las expectativas morales, las expresiones subjetivas y las
valoraciones deben relacionarse unas con otras. El proceso de comunicación necesita de
una tradición cultural que cubra todas las esferas. La existencia racionalizada no puede
7
salvarse del empobrecimiento cultural sólo a través de la apertura de una de las esferas –
en este caso, el arte- y, en consecuencia, abriendo los accesos a sólo uno de los conjuntos
de conocimiento especializado. La rebelión surrealista reemplazaba a sólo una abstracción.
Pueden encontrarse otros ejemplos de intentos fallidos de lo que es una falsa
negación de la cultura, también en las esferas del conocimiento teórico o de la moral. Pero
son menos marcados. Desde la época de los jóvenes hegelianos se ha hablado de la
negación de la filosofía. Desde Marx, es central la relación entre teoría y práctica. Sin
embargo, los marxistas intentaron confluir en el movimiento social y sólo en sus márgenes
se produjeron intentos sectarios de una negación de la filosofía similar a la del programa
surrealista de la negación del arte. El paralelo con los errores de los surrealistas se hace
visible cuando se observan las consecuencias del dogmatismo y el rigorismo moral.
Una práctica cotidiana reificada sólo puede modificarse por la creación de una
interacción libre de presiones de los elementos cognitivos, morales, prácticos y estéticoexpresivos.
La reificación no puede ser superada sólo mediante la apertura de una de estas
esferas culturales, altamente estilizadas y especializadas. En determinadas circunstancias,
nos fue dado descubrir una relación entre las actividades terroristas y la extensión extrema
de cualquiera de las esferas sobre las otras. Abundan los ejemplos de una estetización de la
política, o del reemplazo de la política por el rigorismo moral o su sumisión al dogmatismo
de una doctrina. Estos fenómenos, sin embargo, no deben conducirnos a denunciar la
tradición del iluminismo como arraigada en una “razón terrorista”. Quienes juntan el
proyecto de la modernidad con la conciencia y la acción espectacular del terrorismo son tan
ciegos como quienes proclaman que el persistente y extenso terror burocrático practicado
en la oscuridad de las celdas militares y policiales, es la raison d’étre del Estado moderno,
por la sola razón de que el terror administrativo utiliza los medios proporcionados por las
burocracias modernas.
Alternativas
Me parece que, en lugar de abandonar el proyecto de la modernidad como una causa
perdida, deberíamos aprender de los errores de aquellos programas extravagantes que
trataron de negar la modernidad. Quizá la recepción del arte ofrezca un ejemplo que, por lo
menos, señale un camino de salida.
El arte burgués despertaba, al mismo tiempo, dos expectativas en su público. Por un
lado, el lego que gozaba con el arte debía educarse hasta convertirse en un especialista.
Por el otro, también debía comportarse como un consumidor competente que utiliza el arte
y vincula sus experiencias estéticas a los problemas de su propia vida. Esta segunda
modalidad, al parecer inocua, ha perdido sus implicaciones radicales porque mantuvo una
relación confusa con las actitudes del experto y del profesional.
Sin duda, la producción artística se debilitaría, si no se la realizara según las
modalidades de un abordaje especializado de problemas autónomos y si dejara de ser el
objeto de especialistas que no prestan demasiada atención a cuestiones externas. Tanto
estos críticos como estos artistas aceptan el hecho de que tales problemas están sometidos
a la fuerza de lo que antes llamamos “lógica interna” de una esfera cultural. Sin embargo,
esta delimitación clara, esta concentración exclusiva sobre un aspecto de validez, con
exclusión de los aspectos concernientes a la verdad y la justicia, se deshace tan pronto
como la experiencia estética se acerca a la vida individual y su historia y es absorbida por
ella. La recepción del arte por parte del lego y del “experto común” tiene una dirección
diferente de la del crítico profesional.
Albert Wellmer me señaló uno de los modos en que una experiencia estética, que no
ha sido enmarcada por juicios críticos especializados, puede ver alterada su significación. En
8
la medida en que esa experiencia es utilizada para iluminar una situación de vida y se
relaciona con sus problemas, entra en un juego de lenguaje que ya no, es el del crítico. Así
la experiencia estética no sólo renueva la interpretación de las necesidades a cuya luz
percibimos el mundo, sino que penetra todas nuestras significaciones cognitivas y nuestras
esperanzas normativas cambiando el modo en que todos estos momentos se refieren entre
sí.
Vayamos a un ejemplo.
Esta modalidad de recepción está sugerida en el primer volumen de Die Asthetik des
Widerstands (La estética de la resistencia) de Peter Weiss. Weiss describe el proceso de
reapropiación del arte a través de un grupo políticamente motivado, e integrado por
obreros ávidos de conocimiento, en el Berlín de 1937
6
. Gente joven que, a través de la
educación secundaria nocturna, adquiere los medios intelectuales para sumergirse en la
historia social general del arte europeo. Del resistente edificio del arte, y de las obras que
visitaban una y otra vez en los museos de Berlín, comenzaron a extraer bloques de piedra,
juntándolos y rearmándolos en su propio medio, lejano tanto al de la educación tradicional
como al del régimen político Imperante. Estos jóvenes obreros iban y venían entre el
edificio del arte europeo y su propio mundo hasta llegar a iluminar a ambos.
En ejemplos como éste, que ilustran la reapropiación de la cultura de los expertos
desde el punto de vista de la vida, puede descubrirse un elemento que hace justicia a las
Intenciones de las rebeliones surrealistas y, quizás más todavía, al interés de Benjamin y
Brecht sobre cómo funciona el arte cuando, después de perdida su aura, todavía puede ser
percibido de manera iluminadora. En una palabra: el proyecto de la modernidad todavía no
se ha realizado. Y la recepción del arte es sólo uno de sus aspectos. El proyecto intenta
volver a vincular diferenciadamente a la cultura moderna con la práctica cotidiana que
todavía depende de sus herencias vitales, pero que se empobrece si se la limita al
tradicionalismo. Este nuevo vínculo puede establecerse sólo si la modernización societal se
desarrolla en una dirección diferente. El mundo vivido deberá ser capaz de desarrollar
instituciones que pongan límites a la dinámica interna y a los imperativos de un sistema
económico casi autónomo y a sus instrumentos administrativos.
Si no me equivoco, nuestras posibilidades actuales no son muy buenas. En casi todo
el mundo occidental se impone un clima que impulsa los procesos de modernización
capitalista y, al mismo tiempo, critica la modernidad cultural. La desilusión frente a los
fracasos de los programas que abogaban por la negación del arte y la filosofía se ha
convertido en un pretexto para posiciones conservadoras. Quisiera distinguir aquí el
antimodernismo de los “jóvenes conservadores”, del premodernismo de los “viejos
conservadores” y del posmodernismo de los neoconservadores.
Los “jóvenes conservadores” recuperan la experiencia básica de la modernidad
estética. Reclaman como propias las revelaciones de una subjetividad descentrada,
emancipada de los imperativos, del trabajo y la utilidad, y con esta experiencia dan un paso
fuera del mundo moderno. Sobre la base de actitudes modernistas, justifican un
irreconciliable antimodernismo. Colocan en la esfera de lo lejano y lo arcaico a las potencias
espontáneas de la imaginación, la experiencia de sí y la emoción. De manera maniquea,
contraponen a la razón instrumental un principio sólo accesible a través de la evocación,
sea éste la voluntad de Poder, el Ser o la fuerza dionisíaca de lo poético. En Francia esta
línea va de Georges Bataille, vía Michel Foucault a Derrida.
6
La novela de Peter Weiss, Die Aesthetik des Widerstands, fue publica da entre 1975 y 1978. La
obra de arte que los obreros se reapropian es el altar de Pérgamo, emblema del poder, del
clasicismo y de la racionalidad.
9
Los “viejos conservadores” no se permiten la contaminación con el modernismo
cultural. Observan con tristeza la declinación de la razón sustantiva, la especialización de, la
ciencia, la moral y el arte, la racionalidad de medios del mundo moderno. Y recomiendan
retirarse hacia posiciones anteriores a la modernidad. De allí el relativo éxito actual del
neoaristotelismo. En esta línea, que se origina en Leo Strauss, pueden ubicarse obras
interesantes como las de Hans Jonas y Robert Spaemann.
Finalmente, los neoconservadores saludan el desarrollo de la ciencia moderna, en la
medida en que posibilite el progreso técnico, el crecimiento capitalista y la administración
racional. Sin embargo, recomiendan al mismo tiempo, una política que diluya el contenido
explosivo de la modernidad cultural. Según una de sus tesis, la ciencia carece de
significación en la orientación de la vida. Otra tesis es que la política debe estar tan
escindida como sea posible de las justificaciones morales. Una tercera tesis afirma la
inmanencia pura del arte, no le reconoce un contenido de utopía y subraya su carácter
ilusorio para limitar la experiencia estética a la esfera privada. En esta línea podrían
incluirse el primer Wittgenstein, Carl Schmitt en su segunda etapa y Gottfried Benn, en su
última manera. Pero con el confinamiento definitivo de la ciencia, la moral y el arte en
esferas autónomas, separadas de la vida y administradas por especialistas, lo que queda
del proyecto de la modernidad cultural es irrisorio. Como reemplazo se apunta a tradiciones
que, sin embargo, parecen ser inmunes a las demandas de justificación normativa y de
validación.
Esta tipología es, como suelen serlo las tipologías, una simplificación, aunque no del
todo inútil para el análisis de las confrontaciones intelectuales y políticas contemporáneas.
Me temo que las ideas de la antimodernidad junto con un toque de premodernizad están
teniendo amplia circulación en los círculos de la cultura alternativa. Cuando se observan las
transformaciones de la conciencia en los partidos políticos alemanes, se hace visible un
cambio de tendencia: la alianza de los posmodernistas con los premodernistas. De ninguno
de los partidos puede decir se que monopolice el ataque a los intelectuales y las posiciones
del neoconservatismo. Debo entonces agradecer al espíritu liberal de la ciudad de Frankfurt
que me ha otorgado un premio que lleva el nombre de Theodor Adorno, uno de los
significativos hijos de esta ciudad, quien como filósofo y escritor forjó una imagen de
intelectual que se ha convertido en un modelo para intelectual7
.
7
Este ensayo fue, en su origen, una conferencia pronunciada por Habermas, en septiembre de 1980,
en ocasión de recibir el premio Theodor Adorno. Habermas la repitió en 1981 en el New York
Institute of Humanities y fue publicada en New German Critique, en 1981.
No hay comentarios:
Publicar un comentario